Posts Tagged ‘Artistas en su taller’

Artistas en su taller | 244 Art Gallery, la galería de un nómada argentino

domingo, junio 26th, 2016

Un artista, un viajero, un nómada. Angelo Barreto ha recorrido América Latina para luego establecerse temporalmente en la colonia Roma de la Ciudad de México en donde sus invitados son tan diversos como los países que visita y, a menos de un mes de la apertura de su galería, ya tiene planeada su segunda exposición.

Angelo Barreto. Foto: Anne Beentjes

Angelo Barreto. Foto: Anne Beentjes

Texto: Fernanda Ballesteros / Fotos: Anne Beentjes 

Ciudad de México, 26 de junio (SinEmbargo).- Lo que empezó como “Kitchen Gallery” -dibujos y pequeñas obras pegadas al refrigerador por imanes publicitarios- es ahora la galería “Tonalá 244”. Se infló hasta abarcar un nivel entero de la casa y en menos de un mes de apertura ya tienen otra exposición planeada para el 15 de julio con puras artistas mujeres.

Foto: Anne Beentjes

Foto: Anne Beentjes

Es una casa rentada por temporadas donde los huéspedes se interesaban por los dibujos pegados en el refrigerador de Angelo Barreto. De un pueblo de 9 mil habitantes en la Pampa argentina, el muralista lleva dos años viajando en 16 países de América Latina: Uruguay, Chile, Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y México.

La galería. Foto: Anne Beentjes

La galería. Foto: Anne Beentjes

Se queda en hostales donde pinta murales a cambio de estadía y en esta casa de huéspedes fue la misma historia. Sólo que esta vez creció un poco más el proyecto.

Foto: Anne Beentjes

Foto: Anne Beentjes

244 Art Gallery se inauguró el 4 de junio con los retratos atrevidos de Anne Benntjes, holandesa, las ilustraciones acuosas de Armando Fonseca, la obra de la artista visual y social de Escocia, Greer Pester, un video del colombiano Juan Camilo Pérez y más fotografía del mexicano Paco Díaz.

El grupo de expositores. Foto: Anne Beentjes

El grupo de expositores. Foto: Anne Beentjes

La terraza de la galería es amplificada por un mural donde seres largos y sin rostro brindan con copas de vino. Barreto deja la obra maestra de su lugar para la última sala del recorrido donde un DJ ponía ambiente y el brindis continuaba también en cervezas y mezcal.

[youtube 7_fpy7q7eKg]

Artistas en su taller | Alebrijes: Sincretismo y aglutinado cultural

domingo, junio 19th, 2016

“Aquí se piensa así. Primero somos zapotecos luego, oaxaqueños y ya después mexicanos”, dice don Jacobo, un artesano que vive para continuar con la tradición de los Alebrijes, criaturas nunca hechas al azar, siempre como todo un ritual.

Foto: Cortesía de SINDICATO/Vice

Foto: Cortesía de SINDICATO/Vice

Por Fernanda Ballesteros, The Creators Project

Ciudad de México, 19 de junio (SinEmbargo/ViceMedia).- “Cuando nace un niño se le asigna un tona, un animalito, basado en tres tiempos: año, mes y día. Es uno o dos de los 20 animales que viven aquí. Ahora sí que no lo digo yo, lo dice el calendario zapoteco, el museo Santo Domingo y Monte Albán.” El alebrije es esta combinación de tonas que crean el nahual: el animal fusionado con el humano. Si el nahual es el águila, la persona es práctica, cazadora y difícil de quebrantar. Si es camaleón, sabe guiar. Y si la persona tiene a ambos, su alebrije podría ser un águila con cabeza de camaleón en contrastes de colores vivos.

El plan fue comer con los ojos los paisajes de las carreteras oaxaqueñas en moto hasta llegar a un pueblo de unas cuantas calles, San Martín Tilcajete. Ahí estaba don Jacobo en su taller, con su voz tenue y de cierta manera plagada de paz en acento sureño. Es el artesano de alebrijes más famoso mundialmente. Unos chinos intentaron patentar su obra, ha estado expuesto en Alemania, en la India, en el Vaticano y hay coleccionistas de su obra en varios puntos del planeta.

Foto: Cortesía de SINDICATO/Vice

Foto: Cortesía de SINDICATO/Vice

La conversación despegó por la diferencia entre el copal macho y hembra, utilizados en estado vivo para empezar el proceso de la artesanía. Es el mismo copal que da la materia prima para darle la forma física el que da el momento espiritual en el nacimiento de un niño zapoteco.

“En todo México conocen el copal, pero muchos solamente por el humo de la resina en los rituales. Para nosotros es importante jalar el espíritu del copal porque nos enseña el elemento del viento. Eso es lo que estamos mirando: el humo que ves es el viento. Entonces en las ceremonias, cuando se le asigna un nahual a un niño, siempre vamos a estar orando con el copal. Para nosotros una ceremonia es de forma circular y diciendo:

Que Dios te ilumine y que el viento te guíe, que el agua y la tierra te den lo que necesites, que tu cuerpo y tu espíritu estén juntos para que el viento te lleve a tu destino, que el sol te ilumine en momentos difíciles y el agua y la tierra le den a tu cuerpo la satisfacción para que se le quite la ansiedad y la sed.”

¿Por qué los alebrijes no tienen la misma edad del calendario zapoteco? ¿O por qué no empezó en el 200 a.C. cuando la etnia ya trabajaba las 42 variantes de copal? Antes, ese antes que abarca tantas tradiciones en mutación, respetaban a sus nahuales a través de bailes y máscaras: la danza del jaguar, del venado. La Iglesia Católica llegó a sus vidas para levantar su mano extendida e intentar ponerle un alto relacionándolo con el diablo.

Foto: Cortesía de SINDICATO/Vice

Foto: Cortesía de SINDICATO/Vice

Respuesta de los zapotecos: persignarse antes de ponerse la máscara. El sincretismo empieza a tomar forma aunque la Iglesia logra inyectar miedo en las nuevas generaciones de “los diablitos”, de los portadores de máscara, de la gente pintada del rostro y de los brazos para delinearse escamas o plumas de sus nahuales.

Foto: Cortesía de SINDICATO/Vice

Foto: Cortesía de SINDICATO/Vice

Ahora, San Martín Tilcajete, uno de los 418 pueblos en Oaxaca regido por usos y costumbres, vive sobre todo de la producción de alebrijes. Así que estos animales fantásticos son el sustento espiritual y económico de un pueblo en comunalidad. “El zapoteco es muy unido. Es lo que preserva a Oaxaca lindo”. Y la Guelaguetza es trascendental para esta unión.

“Aquí se piensa así. Primero somos zapotecos luego, oaxaqueños y ya después mexicanos”.

Instagram : @elsindicato_ 
www.elsindicato.mx 

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ViceMedia. Ver ORIGINAL aquí. Prohibida su reproducción.

Artistas en su taller: Pintura y danza Butō, la necesidad inconsciente de expresarnos

sábado, abril 30th, 2016

Alex García Lazard: Los ojos abiertos con las pupilas escondidas, muecas con dientes negros, el movimiento lento para arquear la espalda, una plasta de pintura blanca en todo el cuerpo y Alex no es Alex, desaparece para dar vida a emociones profundas de la esencia y el cuerpo del ser humano.

Por Fernanda Ballesteros

Foto: Louise Monlaü, ViceMedia

Foto: Louise Monlaü, ViceMedia

Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo/ViceMedia).- De raíces japonesas contemporáneas, la danza butō es ideal para Alex García Lazard en su filosofía como artista completo:

“La danza butō me permite desaparecer y me sucede al igual cuando pinto: desaparezco. Y ése es el momento más placentero que me conduce y que me pide pintar más. Por eso me dedico a esto. Hay un momento en el que desapareces y es cuando la obra se crea.”

Distorsiónes su exposición actual con su nueva galerista, Isabelle Serrano. Como el nombre de la muestra lo dice y como lo vemos en sus rostros plastificados, Alex toma la realidad con las manos y la distorsiona en función de la sensación del momento para dar vida a conjuntos de ojos, nariz y boca: “Lo que yo busco, tanto en la danza butō como en la plástica, es romper los paradigmas del realismo y crear personajes que vienen profundamente del inconsciente.”

Foto: Louise Monlaü, ViceMedia

Foto: Louise Monlaü, ViceMedia

“Yo creo que en la pintura hay pequeños encuentros con la espiritualidad, de repente van saliendo rostros. Hago muchas caras, muchos animales, que desde mi punto de vista parecen ser algo como nahuales, como seres místicos. Yo soy como el medio de algo que está pasando y de pronto termino un cuadro y me asombro yo mismo del resultado porque no lo planeo, no tengo un bosquejo de lo que va a salir. Es el mismo cuadro, es la composición que te va pidiendo poner más, quitar menos, rayar más por acá: él te va pidiendo tanto el color como la forma”.

“Estoy trabajando mucho con chapopote sobre linóleo y eso me permite hacer un tipo de pintura que está cercana a la gráfica porque puedo raspar e incluso poner mucho, mucho material encima. Es un tipo de técnica que estoy buscando e inventando, supongo.”

Madre y padre psicólogos, tuvo una educación cercana a las emociones. Para la formación de su trazo enérgico pasó por Canadá, San Miguel de Allende, Barcelona, Florencia y Ciudad de México. El pionero de “la ruptura”, Aceves Navarro, es su maestro del que más toma influencias.  Su obra ha estado en paredes de la Casa Barragán, de “El Nigromante” de San Miguel y después de la exposición en la Embajada de México en Madrid, los burócratas decidieron quedarse con un cuadro suyo como parte de su acervo. En exposiciones colectivas ha participado, entre otros, en el Museo de Arte Moderno y en su espacio colectivo ubicado en el Centro Histórico, Quinto Piso, impulsado por Alex y 10 artistas más.

Foto: Louise Monlaü, ViceMedia

Foto: Louise Monlaü, ViceMedia

Sus modos de expresión no paran en pintura y danza. Tiene una mano poeta y también es músico: toca la batería. “Tal vez en un futuro pueda mezclar más, otros medios de expresión, quizás con música, quizás con más danza butō, no sé, seguir explorando. Hago algo de poesía, terrible, pero puede mejorar en unos años. Espero estar creando, creando y creando cosas nuevas. Supongo que hay muchos artistas que se quedan en un estilo y no salen de ahí pero creo que es un reto como artista reinventarse y estar haciendo cosas distintas con el tiempo.”

Conoce más de Alex García Lazard en su sitio.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ViceMedia. Ver ORIGINAL aquí. Prohibida su reproducción.

Artistas en su taller: Moisés Ramírez, el escritor que se parte en pedacitos

domingo, abril 17th, 2016

Moisés Ramírez es un escritor contemporáneo. Su estudio es el teléfono, el cuaderno, un café en la Roma, una panadería en Morelia, la computadora de su casa y el otro cuaderno. “La escritura se está transformando por los tiempos, por el tipo de vida y hay que partirse en pedacitos”, dice.

Foto: Fernanda Ballesteros

Foto: Fernanda Ballesteros

Por Fernanda Ballesteros, The Creators Project

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo/ViceMedia).- Nos quitamos la idea antigua del escritor encerrado, rodeado de libros, con una lámpara de luz amarilla y una máquina de escribir. El cigarro sigue prendido. Cambiamos la máquina de escribir por una computadora. Tiene internet y conecta al escritor al mundo. El mundo lo jala y el artista sale a afrontarlo. No necesita volver al espacio reducido con una lámpara de luz amarilla para escribir. Trae una Moleskine y una pluma en la mochila. Si no trae nada en la espalda, tiene un celular en el pantalón donde seguramente hay una aplicación de Notas. Si no, hay servilletas en su café favorito donde le preparan el espresso justo como le gusta. Ve a la gente y a los perros pasar, una conversación de al lado es una gota de inspiración para su historia y los rostros alimentan su repertorio de imágenes para luego desplegarlas en letras.

cuando la hora me envuelva con su espanto

no estaré solo ni vacío

porque estará la vida

con su baile de voces momentáneas

 

si estamos o no estamos

lo que queda

es la pátina informe de los años

su tiempo breve

eternidad que acabe

con la noche que llega

 

(Pura sangre, p.112)

Foto: Fernanda Ballesteros

Foto: Fernanda Ballesteros

Moisés Ramírez es un escritor contemporáneo. Su estudio es el teléfono, el cuaderno, un café en la Roma, una panadería en Morelia, la computadora de su casa y el otro cuaderno. “La escritura se está transformando por los tiempos, por el tipo de vida y hay que partirse en pedacitos”.

 

yin sin yang

big sin bang

 

no escribimos el paso del tiempo

escribimos su derrota

acaso la poesía que está afuera del poema.

 

(Pura sangre, últimas estrofas de “generación red”, p.59)

“A mí no me gusta tener lo escrito en un solo lugar. Lo tengo en el cuaderno, en la computadora, en el teléfono. Me gusta estar escribiendo en las tres partes, fragmentar. Si estoy haciendo un mismo escrito, tomo una nota en el teléfono, y puede ser una nota o un fragmento que va a ir directamente en el texto final. Es estar trabajando en fragmentos. Es la idea de escribir en la nube en diferentes dispositivos.”

El mundo es un ensamble de fragmentos y Moisés es el escritor que captura su alrededor, la inseguridad de Michoacán, la esencia de la desnudez, el alma de una batería en una canción de blues, la calma, la violencia e ilustra una historia completa en conceptos simples de día a día:

 

en el aire caliente de tu boca

las palabras se hinchan como panes

 

(Pura sangre, p.88)

Foto: Fernanda Ballesteros

Foto: Fernanda Ballesteros

“Si cada frase pudiera contener una historia más amplia, que se pueda percibir sin que esté en palabras: eso es lo que estoy buscando ahora, ¿cómo condensar sin que el lenguaje sea denso? Que al mismo tiempo sea breve, que tenga velocidad, siguiendo un poco esta idea de Calvino y sus seis propuestas. Hay que aligerar el lenguaje pero hay que mantener estas referencias completas. Tienes un texto de 200 palabras o de 10 palabras y tendrían que tener el mismo peso. ¿Cómo reducir la experiencia con el mismo contenido?” Sea en lo físico o en el sentimiento:

 

la desnudez no sabe nada de los kilos

de los escotes

el look hipersexual

la elevación del busto los cosméticos

las cintas del tobillo y su delirio

otoño-invierno

los pájaros           su danza

de plumas decantadas sobre el hombro

las borlas de hilo zigzaguente

ubicuo desteñido apuñalado

París Milán Cibeles Nueva York

tu propia casa

 

ah

pezones provocados por la seda

                  serpeante

                                          claridad

               en el encaje

suavidad de mariposas

                             en los ojos

 

la desnudez no sabe

no sabe  

 

(Pura sangre, p.43)

 

—-

 

el mar

es una inmensa boca

 

nada mejor que su infinito

salado beso  (Pura sangre, p.102)

El mes pasado, Moisés presentó su quinto libro en la capital, segundo de poesía, Sangre fría (Elefanta, 2015): una selección de poemas que con el movimiento de un caballo en la pradera deja a las palabras como testigos, como escondites, como alusiones a la misma vida: morir es desnudarse de palabras(33), me despalabro(106).

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ViceMedia. Ver ORIGINAL aquí. Prohibida su reproducción.

SÁBADO / Por si te lo perdiste…

domingo, abril 3rd, 2016

Racismo, sexismo, bullying…en tu ropa | Artistas en su taller: The broccolis | ¿Qué harías si tu gato descubre al asesino? | DogSOS: adopta y cuida a tu nueva mascota |  El día Mundial de Concienciación sobre el Autismo | Películas animadas cyberpunk | Microhistorias: La vida en Puebla durante el Porfiriatosabado_01 sabado_02
sabado_04 sabado_05 sabado_06 sabado_07

Artistas en su taller | The Broccolis: de la diversión casera a tocar en vivo

sábado, abril 2nd, 2016

Un arquitecto, un pintor y un ingeniero de audio juegan a ser músicos. Empezaron a tocar covers de The Doors con instrumentos prestados hasta que les consiguieron su primera tocada. Hoy, ya tienen canciones propias y un disco, son The Broccolis.

Foto: Louise Monlau, para SinEmbargo

Donny, Rocco y Betún son sus nombres artísticos. Foto: Louise Monlau, para SinEmbargo

Por Fernanda Ballesteros

Ciudad de México, 2 de abril (SinEmbargo).- No son músicos especializados ni quieren serlo. Y aún así, Rodrigo, Andoni y Alejandro tienen su primer LP ya disponible en las principales plataformas digitales. Ellos mismos cuentan de viva voz y desde el estudio de grabación, cómo fue que llegaron hasta este punto.

Rodrigo: Yo no soy baterista, soy ingeniero de audio y productor. Andoni es pintor y la hace de tecladista y el ‘baby’ es arquitecto y aquí toca la guitarra y canta. La combinación de eso sale en algo primitivo, básico pero lleno de energía que se puede parecer tal vez a bandas de garage, punk de los sesentas. No hay un estilo tan clavado pero sí hay un sonido. Las 13 canciones del disco son diferentes.

Andoni: Early Daze es un disco que es un juego de palabras, como si fueran los primeros días pero days lo escribimos como daze de confundido. Está dedicado a las mujeres. Nos tomó un año hacerlo. ‘Rocco’, hizo toda la producción y la edición del disco. Luego se lo mandamos a un amigo nuestro en Boston, Alexis Rodriguez, egresado de Berkeley para que nos lo mezclara y la masterización fue hecha en Canadá por Harry Newman. Está muy variado, desde cosas rudas hasta románticas.

Foto: Louise Monlau, para SinEmbargo

Foto: Louise Monlau, para SinEmbargo

Alejandro: Andoni, en su estudio de pintura, tenía un cuarto extra para ensayar y unos cuates nuestros, Los Risin’ Sun, dejaban ahí sus instrumentos y los empezamos a agarrar para tocar un par de rolas. Estábamos estos güeyes y yo a diario ahí, tocando The Doors, Iron Butterfly y surf. Traducíamos las canciones al español y nada, era por reír un rato. Luego hacíamos versiones de media hora, de cada rola y así. El “Rocco” tocaba una batería particular que nomás tenía ciertas piezas porque se iban de gira y la dejaban y poco a poco la fuimos armando.

Foto: Louise Monlau, para SinEmbargo

Foto: Louise Monlau, para SinEmbargo

Rodrigo: Sólo tenía un bombo y le metíamos unos bongess y unas congas, latas, en el atril de hi hats le poníamos una maraquita de juguete porque no había hi hats.

Antes nos llamábamos “Conjunto musical del surf y la buena onda, Los Brócolis”. A nosotros no nos importaba. Nunca pensamos en tocar en vivo ni grabar disco. Solamente tocábamos por divertirnos.

Foto: Louise Monlau, para SinEmbargo

Foto: Louise Monlau, para SinEmbargo

Alejandro: Los Risin’ Sun fueron nuestros padrinos. De repente nos dijeron: “Ya. Hagan esto en serio, ¿no?” Llegaron un día y nos sacaron una tocada. “Tomen, aquí hay un flyer, con The Mud Howlers y The Risin’ Sun. Sí, güey, van a tocar.”

Foto: Louise Monlau, para SinEmbargo

Foto: Louise Monlau, para SinEmbargo

Andoni: Ahora las canciones son en inglés y originales. Por eso redujimos el nombre a The Broccolis. Las escribimos entre todos. Puedo llegar yo con un brief en el piano y decirles: “Güey, aquí traigo esto.” y entonces Alejandro empieza a tocar en la guitarra y Rodrigo la batería. Y luego, alguien, alguna noche que esté deprimido o dejó a su novia, escribe una canción y se la atoramos al sonido. Luego hay canciones que están ya hechas por un lado, ya están los briefs, los temas, los coros, y por otro lado hay varias letras que no tienen canción. Se va armando el tetris y se ensaya y ¡pum! En este disco metimos perros, gritos al revés, percusiones, ruidos raros. Creo que lo seguimos haciendo por diversión.

[youtube CQMIu6L4A8k]

Síguelos en Facebook

SÁBADO / Por si te lo perdiste…

domingo, marzo 20th, 2016

Política, cambio climático y turismo los arruinan: 5 sitios que ya no son lo que eran | Artistas en su taller | Guerras en estrellas lejanas: 9 clásicos de la ciencia-ficción militar | 10 años de la Hora del Planeta | Fotos de los primeros años del punk en Ámsterdam | Cin3mbargo: Básicos de la Muestra Internacional de Cine | Microhistorias: Día Internacional del Artesano

SABADO_01 SABADO_02 SABADO_03 SABADO_04 SABADO_05 SABADO_06 SABADO_07

Artistas en su taller | Yanin Ruibal: la convergencia de la bestia y el humano tras la piel animal

sábado, marzo 19th, 2016

“Me gusta representar conceptos abstractos por medio de los animales porque hay de dónde escoger. Es un tema que nunca se acaba”, dice la artista nacida en Sonora, que siempre ha tenido una relación estrecha con el reino animal.

Los trazos de Ruibal. Foto:

Los trazos de Ruibal. Foto: Fernanda Ballesteros

Por Fernanda Ballesteros

Ciudad de México, 19 de marzo (SinEmbargo).- Hermosillense de apenas 26 años, Yanin es artista plástico instalada en la capital del país. Su pincel, que a veces se aloca y lanza acuarela o acrílico detrás de un cocodrilo, unos perros peleadores o frente a un cadáver de animal, ahora bajó el ritmo con la vejez del óleo y su nuevo taller: Closed Door Art Gallery.

Ser parte de un taller colectivo, que además es una galería cerrada, da la ventaja de ver movimiento de obra, de estar en contacto directo con artistas contemporáneos y de pintar en un edificio lindo de la Roma alrededor de ventanales, cuadros inmensos, objetos extraños, esculturas que observan y muebles vintage.

“No sé a dónde me vaya a llevar esta aventura. Lo importante es ir revolucionando como artista, ir mejorando en técnica y en discurso”, dice la artista.

Yanin ve su nuevo taller como una oportunidad para tener una guía, un incentivo para mejorar, para degustar nuevas técnicas. “Me quise salir de mi área de confort para retarme”.  Desde la carrera inconclusa en la Universidad de las Américas no había vuelto a perfumar su trabajo de aguarrás y gracias a la inspiración de un nuevo ambiente hizo la obra en óleo para su última exposición.

La tinta era su recurso para dar sombreados intensos, de líneas negras condensadas para crear volumen y textura rugosa. Ahora, con el óleo, veremos bajo lupa las imágenes bestiales y surreales que bautizará en bastidores cada vez más grandes.  

Foto: Fernanda Ballesteros

Foto: Fernanda Ballesteros

Este fin de semana hay un cuadro suyo expuesto en la galería de Cultura Colectiva en Chiapas 186, Roma Norte, en la capital del país. Es su novena exposición colectiva; individuales ha tenido ya cuatro entre Los Ángeles, Buenos Aires y Ciudad de México. Te puedes encontrar por la calle algún mural Ruibal y sus ilustraciones andan en tazas, fundas de almohada, cobertores y cuadernos.

De los cinco a los 23 años, Yanin competía en equitación para luego continuar con la impartición de clases y equinoterapia. Desde niña ya delineaba caballos y más caballos en sus cuadernos de clase. Iba los fines de semana a la playa desértica en Sonora con su familia y los delfines se anexaron a su repertorio de dibujo tras darles de comer calamar crudo desde la lancha y verlos saltar y corretear el motor casi cada vez que iba.

Desde la infancia hasta ahora, el contacto entre caballos, delfines, pájaros, rinocerontes, sus reacciones, su vida y su muerte son trazos y pinceladas de Yanin. Sea el lado tierno, el salvaje o el místico del humano, Yanin lo aborda desde algún animal.

“Ahora con el óleo puedo lograr un nivel de detalle que con las otras técnicas no podía. Aparte, el óleo es eterno, es la técnica del artista visual por excelencia. No muere, no pasa de moda”, dice.

Síguela en:

Sitio web

Facebook

Artistas en su taller | Agustín Santoyo, psicodelia de las calles a la pared familiar

sábado, marzo 12th, 2016

Entre ondas psicodélicas, míticas y bestiales, Agustín Santoyo abre las puertas de “La Pajarera”, un espacio donde los colores gobiernan y ojos, corazones anatómicos, animales, rombos y líneas repetidas sin sentido terrenal dan vida a un spot en la San Miguel Chapultepec, de la CdMx.

Agustín Santoyo, procedente de Cuernavaca, Morelos. Foto: Fernanda Ballesteros

Agustín Santoyo, procedente de Cuernavaca, Morelos. Foto: Fernanda Ballesteros

Por Fernanda Ballesteros

Ciudad de México, 12 de marzo (SinEmbargo).- Desde antes de los primeros rayos de luz, Agustín sube al taller construido por él mismo arriba de su departamento y suelta sus manos al arte tras un mural de pájaros como entrada y ventanales con vista de los edificios de Reforma.

La bebé recién nacida empieza el día antes que él y Anna, la esposa catalana, tampoco se tiene que mover lejos del nido para trabajar. Como psicoterapeuta, actriz y dramaturga, tiene sus sesiones con clientes o compañeros de trabajo ahí mismo, en la sala de “La Pajarera”.

Todo está cubierto por el pincel de Agustín: la cocina, la sala, el baño, el comedor, las sillas y la mesa donde parlotean Diego Rivera y Jimi Hendrix bajo efectos visuales de Santoyo. Esta mesa fue la misma de la juventud y fue parte de un conjunto de obras durante el periodo de divorcio de sus padres, cuando él se zambulló en el tema de los árboles genealógicos y el origen en sí y lo expuso en la Ciudad de México, en Cuernavaca y en Hermosillo.

Su hogar es también su estudio. Foto: Fernanda Ballesteros

Su hogar es también su estudio. Foto: Fernanda Ballesteros

Intervenir objetos es parte de la afición de Santoyo, darle significado a algo destinado a la basura como la mesa de su juventud (la recuperó el mismo día que su mamá la había desechado) y ahora la convirtió en el comedor de la infancia de su hija. Pasea por bazares en cada ciudad nueva o vieja que pise para encontrar objetos y darles alma.

Estudió en el Centro Morelense de las Artes, dejó rastro de sus ondas psicodélicas por el desierto de Sonora, pintó pianos en La Quiñonera en Coyoacán, intervino un ático en el barrio de la Barceloneta, en Cataluña, un bar en Playa del Carmen y anduvo de nómada rescatando objetos muertos para regalarles espíritu. Al final fueron ocho países donde experimentó y lo plasmó en su última muestra con el tema de “Sueños húmedos de una bestia sagrada”.

De 31 años, lleva ocho exposiciones individuales y 15 colectivas en México y en el extranjero. Fue dos veces becado por el Fondo de Estímulos a la Creación Artística (Foeca) y hay ilustraciones suyas en cuentos náhuatl y populares, porque su arte mismo está inspirado en la cultura popular: artesanía y textiles tradicionales.

Él mismo construyó y acondicionó su taller. Foto: Fernanda Ballesteros

Él mismo construyó y acondicionó su taller. Foto: Fernanda Ballesteros

¿Inspiración? Ama los desiertos. Sonora y Jordania los vivió como lugares llenos de energía por ser viejos, por haber sido mares, por sus rocas, por su vegetación particular, porque de un arbusto de Petra al frotarlo sale jabón frente a montañas rojas y moradas y el mar de Cortés decora dunas altas y casi blancas en Sonora.

Su pincel no para. Donde hay blanco, hay lugar para sus creaciones. Ahora está preparando un showroom en “La Pajarera” el 12 de marzo donde mostrará su nido en su máximo esplendor, con murales nuevos quizás con infusiones de su nueva etapa como padre de familia.

Artistas en su taller | ¿Qué pasa cuando abrimos la puerta?

domingo, enero 17th, 2016

A lo largo del 2015, publicamos la serie de “Artistas en su taller”. Antes de iniciar con la nueva edición de este año, hacemos un balance para recordar aquellos recorridos fantásticos.

Ciudad de México, 17 de enero (SinEmbargo).- Abrir la puerta de un taller de arte es ponerse en contacto con lo más íntimo del proceso creativo. Desde el punto de vista periodístico equivale a poder narrar una historia en un tempo distinto al de las noticias cotidianas.

Antes de iniciar con la nueva entrega de la serie, hacemos un recuento de aquellos reportajes, momentos de una comunicación donde el oficio artístico se expresó con la fuerza de un secreto a voces, al tiempo de dar cuenta de una actividad que en nuestro país tiene energía, futuro y pasión.

SD_01ALEJANDRA ZERMEÑO, ESCULTORA

Alejandra Zermeño nació en 1978 en ciudad de México. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Alejandra Zermeño nació en 1978 en ciudad de México. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

“En mis esculturas utilizo la referencia humana como símbolo de identificación inmediata con el observador y el observado. En ella hago coincidir dos objetos de estudio; por un lado me interesa tratar de una manera subjetiva y vivencial el tema de la existencia humana desde una relación mística de la permanencia, ¿mi existencia se desarrolla  a través de lo sensible o de lo inteligible?”

Promo

 

 

SD_02VÍCTOR DÁVILA, PINTOR

La pintura me ha dado mucho más que yo a ella. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

La pintura me ha dado mucho más que yo a ella. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

“La esencia del expresionismo abstracto es que no hay ninguna figura de antemano. Luego vienen las interpretaciones de quienes ven los cuadros, muchas de ellas –claro- me resultan divertidas y me sorprenden. El arte abstracto no quiere decir nada. Hay que soltar la mente para no intentar meter el cuadro en alguna estructura ya fijada en el cerebro. El arte abstracto te gusta o no te gusta, te emociona o no te emociona.”

Promo

 

SD_03JORGE ANTONIO LÓPEZ TERCERO, ESCULTOR

Jorge Antonio López Rodríguez y uno de sus niños. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

Jorge Antonio López Rodríguez y uno de sus niños. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo

El chico estudioso salió del redil y se fue con los locos de La Esmeralda. Confronté a mis padres en forma total, hasta que la paternidad inesperada produjo un cambio intempestivo. Dejé de ser estudiante de arte irresponsable, para comenzar a ser un padre joven que tenía que mantener a la familia. Aun en esa circunstancia, siempre miraba a través de la ventana con esa necesidad de crear. Dibujaba, hacía algunas cosas y luego la vida me regresó a lo que en realidad tenía que hacer.

Promo

SD_04TANYA HUNTINGTON, PINTORA Y DIBUJANTE

Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

“Como la mayoría de los artistas, me llevo bastante mal con el mercado del arte, en el sentido de que no puedo vivir, como sí lo hacen otros, de lo que más me gusta hacer. Pero tampoco me quejo. Estamos en un gremio bastante quejica, de hecho. Ya poder pintar es un privilegio. Claro que me gustaría, como alguna vez dijo Derek Walcott, despertarme y pensar sólo en si escribiré un poema o pintaré un cuadro. Tampoco me siento como Charles Dickens que se infartó en el escritorio, tratando de cumplir con las entregas.”

Promo

 

 

SD_05JAVIER AREÁN, PINTOR

Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

“Mi vida de artista está llena de incertidumbre, porque así es esta vida. Pero no podría tener otra, no tengo opción. El ambiente del arte mexicano contemporáneo es muy difícil. Por un lado, es un ambiente muy pequeño, por otro lado hay mucho amiguismo, pero afortunadamente me siento feliz por haber encontrado un lugar allí. Frecuentarlo es parte de mi tarea, hablar con los curadores, ir a las inauguraciones.”

Promo

Artistas en su taller | El arte de fronteras de Javier Areán

domingo, noviembre 8th, 2015

 El joven artista mexicano Javier Areán divide su tiempo entre la pintura y la música. Inquieto y prolífico, actualmente presenta en el Claustro Sor Juana la exposición “En un lugar de la frontera cuyo nombre no quiero acordarme”

Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

“Caminé 200 kilómetros en memoria de mi abuelo y de todas las personas que estuvieron en el exilio”. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).-  Nacido en la ciudad de México en 1969, el artista Javier Areán obtuvo su licenciatura en la New School for Social Research de Nueva York y posteriormente cursó una especialización de cuatro años en pintura, dibujo y escultura en la New York Studio School y la Universität der Künste,  en Berlín.

Es miembro fundador del proyecto Diagrama, una plataforma sin fines de lucro dedicado al diálogo, la crítica y la reflexión de la Pintura Contemporánea en México.

En los últimos años el trabajo de Areán se ha visto informado por la pintura contemporánea europea, principalmente por la obra de artistas como Luc Tuymans, Marlene Dumas, Gerhard Richter o Wilhelm Sasnal, pero también por artistas como Francis Alÿs, que han expandido el concepto y el lenguaje de la pintura más allá de sus fronteras convencionales.

Entre sus obras relevantes, realizó un proyecto patrocinado por la colección Jumex (2013), que involucraba la acción de caminar desde la frontera con Francia hasta Barcelona en un acto para honrar la memoria de los exiliados españoles de la Guerra Civil.

De este proyecto se desprendió un cuerpo de obra que fue adquirido por una Fundación privada y ahora forma parte de una de las colecciones de pintura más destacadas de nuestro país.

La obra de Areán ha sido exhibida nacional e internacionalmente, tanto en exposiciones individuales como colectivas, en galerías y museos de arte contemporáneo.

Actualmente presenta en la Universidad del Claustro Sor Juana la exposición En un lugar de la frontera de cuyo nombre no quiero acordarme, siguiendo los pasos de sus antepasados familiares para reflexionar sobre las migraciones en un tiempo donde el mundo se ha hecho pequeño y hostil para los viajeros.

Lo visitamos en su taller de la Colonia Roma, observando su vértigo, la angustia por alguna entrega pendiente, vestir el mono de color negro con que llena sus óleos de gran tamaño, sin olvidar los compromisos con la banda de rock Eurídice, de la que forma parte.

Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

“Pinto con óleo, ningún otro material me da esa flexibilidad”. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

*Mi abuelo materno fue piloto republicano en la época de la Guerra Civil Española. Cuando terminó la guerra hizo el recorrido de Francia a Barcelona, donde finalmente lo detuvieron. Lo mandaron a un campo de concentración que era básicamente una playa, sólo había un alambrado, no había servicios sanitarios ni una barraca, no había nada.

*Mi abuelo no hablaba mucho del tema y una vez que él falleció, me di cuenta de la situación extrema que tuvo que pasar. Lo que hice cuando la Fundación Jumex me pidió un proyecto, fue plantear hacer el mismo recorrido que hizo mi abuela, entre Francia y Barcelona, pero en sentido inverso.

*Caminé 200 kilómetros en memoria de mi abuelo y de todas las personas que estuvieron en el exilio y lucharon por la democracia para sus respectivos países. A la vez, concreté un acto performático y a partir de esa acción desarrollé el cuerpo de obra que se expone ahora en el Claustro Sor Juana.

*La esencia de la serie trata de la identidad y de mi origen. Quién soy, de dónde vengo. Por otro lado, es una forma de volver a revisar esa historia que no todo el mundo conoce. Incluso los franceses desconocen los campos de concentración que hubo allí.

*Ahora con el tema de Siria y todo el fenómeno de migración que se está dando en Europa, creo que la muestra tiene esa resonancia contemporánea.

Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

“Mi vida de artista está llena de incertidumbre, porque así es esta vida. Pero no podría tener otra, no tengo opción”. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

*Fueron 15 días de caminata que llevaron el cuerpo al extremo. El momento más emocionante fue al regreso, cuando crucé la frontera. Mi abuelo nunca regresó a España porque murió en el 1974, antes de que muriera Francisco Franco. De alguna forma yo lo hice por él. A pesar de ser un acto de simbólico, una especie de representación, estaba muy cargado de emociones.

*A mi abuelo no lo conocí mucho, era un hombre muy serio, hablaba poco.

*Mi padre, que tiene 85 años, llegó aquí a los 12. Está muy feliz por la experiencia que viví.

*Pinto con óleo, ningún otro material me da esa flexibilidad. En el Claustro hay algunas obras hechas sobre papel.

*Siento mucho estrés cada vez que voy a hacer una muestra. El camino lo hice con mi esposa Elisa y con el artista vasco Taxio Ardanaz, que también trabaja el tema del exilio. Vino también un artista canadiense que usa el caminar como forma de expresión.

*Ahora también estoy involucrado en la confección de 30 ilustraciones para El Gran Gatsby, de Fitzgerald. El libro saldrá por Editores Mexicanos Unidos. Estoy muy orgulloso por esa tarea, es de mucha responsabilidad y trato de estar a la altura.

*Aprovecho los huecos que hay en la narración para expresarlos en imágenes, no volver a contar la historia, pues ya está contada por la narración.

*Mi vida de artista está llena de incertidumbre, porque así es esta vida. Pero no podría tener otra, no tengo opción.

*El ambiente del arte mexicano contemporáneo es muy difícil. Por un lado, es un ambiente muy pequeño, por otro lado hay mucho amiguismo, pero afortunadamente me siento feliz por haber encontrado un lugar allí. Frecuentarlo es parte de mi tarea, hablar con los curadores, ir a las inauguraciones.

Artistas en su taller | El trazo poético de Tanya Huntington

domingo, octubre 4th, 2015

Esta nueva entrega de la serie “Artistas en su taller”, presentamos a la pintora estadounidense Tanya Huntington, quien actualmente realiza una serie de cuadros de escritores.

Foto: Luis Barrón

El primer cuadro de su serie de escritores está dedicado a Juan Villoro. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Ciudad de México, 3 de octubre (SinEmbargo).- Tanya Huntington Hyde (Estados Unidos, 1969). Escritora y artista estadounidense, actualmente radica en ciudad de México donde vive con sus dos hijos. Es Managing Editor de la revista Literal: Latin American Voices.

Ha trabajado en televisión y radio públicas en programas sobre cultura y arte. Como escritora y traductora literaria ha colaborado con muchos de los autores más importantes de México y ha publicado artículos en diversos medios, incluyendo el blog de The Guardian para las Américas.

En cuanto a su obra pictórica, sus cuadros figurativos -que exploran los mismos temas que su poesía- han sido exhibidos tanto en México como en Estados Unidos.

Llegó a México por amor y se quedó por lo mismo. Actualmente elabora una serie de cuadros de escritores, el primero de los cuales dedicó a su amigo Juan Villoro.

Le gusta pensar que son muchos los poetas que también pintan y viceversa y se siente una privilegiada por poder pagar la renta haciendo traducciones en su casa, sin tener que cumplir un rutinario horario de oficina.

Foto: Luis Barrón

La también escritora nació en Estados Unidos, pero vive en México desde 1991. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

*El dibujo es mi punto de partida. De hecho tengo una larga serie a lápiz. A la hora de pintar no uso proyección. El dibujo es mi gran preocupación cuando elaboro una imagen y espero que eso se note.

*Nací en una reserva indígena en Dakota del Sur. Mis padres están afiliados al movimiento indigenista americano, los dos provienen de familias agrarias. Mi madre estudiaba Letras Inglesas antes de hacerse abogada. Así que es una abogada, pero también escritora. Aprendí de mi abuela a pintar. Luego nos mudamos a Washington. Tenía 9 años y fue un cambio drástico. Creo que México es la conjunción de esos dos mundos: la reserva indigenista y el corazón del imperio.

*Desde pequeña dibujo, hago teatro, escribo poesía y ahora hago lo mismo. Soy una especie de “freak multidisciplinaria”, eso lo he tenido siempre claro.

Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

Además de pintar y dibujar, hace teatro y escribe poesía. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

*Llegué a México en 1991. En esa época era mal visto ser una artista interdisciplinaria. No se entendía. Las letras se reducían incluso a no hablar de poesía si hacías prosa. Ahora, al contrario, gracias a la revolución digital, todos somos interdisciplinarios.

*Mi primera exposición individual me la dio Pablo Boullosa cuando era gerente de El hijo del cuervo, en Coyoacán. Me encantó porque creo que es como tendría que funcionar todavía el mundo del arte. Por afinidades, por leerse, por verse entre sí. No creo en el mercado del arte, que pesa muchísimo. Es cada vez más difícil surgir de manera independiente.

*Como la mayoría de los artistas, me llevo bastante mal con el mercado del arte, en el sentido de que no puedo vivir, como sí lo hacen otros, de lo que más me gusta hacer. Pero tampoco me quejo. Estamos en un gremio bastante quejica, de hecho. Ya poder pintar es un privilegio. Claro que me gustaría, como alguna vez dijo Derek Walcott, despertarme y pensar sólo en si escribiré un poema o pintaré un cuadro. Tampoco me siento como Charles Dickens que se infartó en el escritorio, tratando de cumplir con las entregas.

Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

“Me llevo bastante mal con el mercado del arte, en el sentido de que no puedo vivir, como sí lo hacen otros, de lo que más me gusta hacer”. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

*Cuando vendo un cuadro siento sobre todo el placer de que el coleccionista haya visto algo de lo que yo quería plasmar ahí. Una especie de diálogo más allá de la compra venta.

*No me cuesta desprenderme de mis cuadros, más bien estoy ansiosa de deshacerme de ellos. Me quedo con algo de cada serie.

*Soy bastante cuadrada y sólo trabajo con óleo. Tiene una calidad que me fascina y me da una textura que no logro con otros materiales más industrializados. Es más tardado, costoso y complicado, pero no puedo trabajar con otra cosa. También hago videoarte, fotografía, performance, dibujos.

Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

“No me cuesta desprenderme de mis cuadros, más bien estoy ansiosa de deshacerme de ellos”. Foto: Luis Barrón, SinEmbargo

*Soy dispersa por naturaleza. Trabajo fundamentalmente en una serie que explora la naturaleza mexicana y el impacto urbano. Combino un tallo de una planta tradicional con un símbolo de emoticón en el centro, para ver los patrones que se comparten y que se pierden. Viajé muchísimo por todos los rincones de la República. Una exploración a lo Humboldt, una última mirada a una forma de la naturaleza que ya no estará en el futuro, al menos no de esta manera.

*Siempre como extranjera te quedas fuera del radar. Entre los poetas, soy pintora. Entre los pintores, poeta. Y eso es una ventaja en un gremio tan caníbal como el nuestro.

*También elaboro una serie de cuadros de escritores. El primero está dedicado a Juan Villoro, que ha sido muy generoso y paciente conmigo. Tenemos muchas fotografías de escritores, pero no hay pinturas.